Ellas Hablan

En el marco del día de la mujer, nuestras nuevas aliadas Con A de Arte organizan la exposición "Ellas Hablan", donde encontraremos piezas de nuestras autoras Corina López De Sousa  y Diana Vasina,  construyendo un espacio para generar discursos a través del arte sobre lo femenino... 

El próximo 16 de marzo, en la biblioteca municipal Eugenio Trías de El Retiro, el colectivo Con A de Arte organiza una exposición colectiva con nombre de mujer. “Ellas hablan” reunirá la obra de 15 artistas, todas mujeres, con el fin de apoyar y dar visibilidad al colectivo femenino dentro de las artes visuales, gráficas y plásticas.

Con A de Arte es un colectivo de gestión cultural dedicado a organizar residencias puntuales tanto nacionales como internacionales de diferentes disciplinas artísticas. Su reciente andadura se inicia con esta exposición en la antigua Casa de Fieras de El Retiro, actualmente sede de la biblioteca pública Eugenio Trías.

 “ELLAS HABLAN” es un proyecto que reúne a un grupo de artistas femeninas, para exponer de forma colectiva dentro de este marco conceptual, que no es otro que el de unirse para hablar a través de sus obras y gritarle al mundo que están aquí, con sus diversidades y su propio lenguaje, con su forma particular de expresar y su manera de ver el mundo artístico como colectivo femenino. La exposición se inaugurará el próximo sábado, 16 de marzo, en la planta baja de la biblioteca, donde estarán expuestas las obras hasta el día 30. El mismo día de la inauguración, 16 de marzo, tendrá lugar un evento de bienvenida para todas las artistas participantes, abierto al público, donde poder conocer de cerca tanto las obras como a sus autoras.  La entrada es libre y se ofrecerá música en directo y degustación de vermuts de sabores de Destilerias ACHA.

 

Lugar: Biblioteca pública Eugenio Trías (El Retiro)

Fechas de la exposición: del 16 al 30 de marzo, en el horario habitual de la biblioteca.

Presentación: sábado, 16 de marzo, de 11:00 a 15:30 horas.

Marcos Galisteo

BANNER FRANQUEARTE

Marcos Galisteo (aka Bestiah)

Sobre el autor: 

Marcos Galisteo mejor conocido como "Bestiah" vive y trabaja entre Londres y Madrid. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, también estudió la carrera música en el conservatorio Rodolfo Haffter y la carrera de danza contemporánea en el Real Conservatorio de Danza Mariemma, lo cual influyó en su percepción del espacio y el movimiento, así como el entendimiento de los cuerpos a la hora de realizar su obra gráfica. 

 Muy en contacto con las teorías queer y el movimiento LGBTIQ+, en su trabajo está muy presente su propia autopercepción, la exploración de la feminidad y la fluidez y grietas entre los roles de género e identidad. 

 Su trabajo ha sido expuesto nacional e internacionalmente (Feria FLECHA 2021, Galería Santana Madrid, Amén Madrid, Delirio Madrid, Braco de Prata Lisboa, London Studio Centre, Art Libris Barcelona,…), y ha colaborado en diversos proyectos con colectivos y organizaciones artísticas (Franquearte Vive el Arte, FLECHA, Artspect, Gatadans, Asociación Primario,…).  Combina su producción artística con su faceta de ilustrador, trabajando para varias editoriales (Ed. Valparaíso, Ed. Gaumin, Ed. Palabras de Agua). 

Además de trabajar como artista plástico, Ivory trabaja como drag queen, cantante y performer, además de haber desarrollado su carrera como bailarín y coreógrafo.

Las obras son equilibrios y tensiones, entre lo sutil y lo expresivo, lo dulce y lo oscuro, delicado y agresivo. Cada imagen ofrece un punto íntimo y personal del ser humano retratado, una historia concreta, un discurso roto,  tiene algo que oculta y algo que expone, pasando por la sensualidad afilada o por  una inocencia desgastada. 
Gran parte del trabajo, está inspirado en poemas escritos por mujeres a lo largo de la historia, mujeres con anhelo de expresarse y ser escuchadas. Ahora, a través de los dibujos, pueden volver a escucharse las historias de esas voces perdidas.

Marcos Galisteo en su evolución iconográfica se ha revelado a través de un proyecto de índole social que titula QUEER SPIRIT donde mantiene viva su lucha por los derechos #GLBTIQ+ y la unión del colectivo ... Desde entonces ha creado una nuevo perfil de presentación donde se manifiesta como @ivorymess demostrando a través de este personaje la perfecta armonía entre lo masculino y lo femenino y el significado de lo QUEER Uniendo sus dotes como artista plástico, bailarín, cantanteperformance que podremos descubrir durante este mes en la muestra expositiva de la sala Delirio #chueca acompañado de  presentación #dragqueen durante el mes...

.

.

  A partir del próximo 9 de junio y hasta mediados de septiembre descubre en La Gran Vía Cultural de Madrid la exposición pictorica “QUEER SPIRIT” del autor Marcos Galisteo ahora representado como Ivory.

  La exposición parte del estudio de la historia LGTBIQ+, los movimientos de liberación y lucha por los derechos de esta comunidad (como los disturbios de Stonewall en 1969, el movimiento español de liberación creado en 1970, activismo queer, primeras manifestaciones,…), la obra de Ivory ofrece una reflexión del momento en que nos encontramos, como individuos y como colectivo, siendo conscientes del esfuerzo que supuso construir este camino, cuestionándonos a nosotros mismos como sociedad, como el próximo punto de acción necesario.   

  El empleo del spray como herramienta pictórica, utilizándolo de una forma enérgica, impulsiva e intuitiva, propone una conexión directa con el origen de la comunidad LGTB y sus movimientos. Debido a su identidad sexual, muchas personas se veían obligadas a vivir en la calle, expulsados de sus familias biológicas; creaban entre ellos grupos, nuevas familias, para protegerse y ayudarse unos a otros. En sus creaciones busca reconectar con esta necesidad de expresión, de grito y autoafirmación, explorando su propia feminidad e identidad de género, busca transportarse al momento de acción, transformarlo y trasladarlo a nuestra contemporaneidad.  Una gama tonal vibrante, hace referencia y conecta directamente con la comunidad LGTBIQ+, y con esa idea de transformar las dificultades en oportunidades, lo negativo en positivo.

  Las pinturas de esta exposición se componen principalmente por retratos y, en ocasiones, intervenciones sobre ellos, llenos de color y explosividad, planteados como un reto, provocación hacia el espectador o un statement. Estas imágenes exploran distintos momentos icónicos de la historia LGTBIQ+, reinterpretándolos, o proponen nuevas ideas que exponen problemas a los que se sigue enfrentando en la actualidad la comunidad queer, combinando escenas o personas que reflejan el espíritu de los movimientos y el activismo.


  En el evento de inauguración será el jueves 24 de Junio a las 19:00H (CEST) en La Gran Vía Cultural de Madrid (Gran Vía, 9 dentro del hotel Catalonia) y dará lugar una performance interpretada por el autor, en la cual cantará una de sus canciones originales “Niño a la deriva”. La entrada será Gratuita con Aforo Limitado *

Esta exposición se enmarca en la celebración de Orgullo 2021 organizada por Muestra t del Madrid Orgullo, bajo la gestión cultural de Franquearte Vive el Arte en La Gran Vía Cultural de Madrid; comisariada por Corina L. De Sousa; & Microsoft patrocinador oficial de Muestra t.

Marcos Galisteo en Art & Breakfast 5

Marcos Galisteo, se unió  a la donación de obras para "exploradores del arte", una yincana de arte para chicos de entre 5 a 12 años, donde al final de su recorrido encontraban "el gran salón del tesoro" (una galería organizada por franquearte) donde encontraban obras de diversos estilos, técnicas y autores que podían adquirir con los puntos conseguidos durante las diferentes dinámicas que tuvieron que superar durante el recorrido de la feria con el equipo de mediadores de la 14 edición de Expertos en Gestión Cultural de Factoría de Arte y Desarrollo.

  Logrando así fomentar la educación en el arte, el coleccionismo y el valor del arte desde  la infancia. Al mismo tiempo que se logro visibilizar el trabajo de más diversos autores emergentes...

Franqueando al artista Hernando Urrutia

Franqueando al artista Hernando Urrutia

Franquearte nace del estudio de los fenómenos artísticos contemporáneos en busca de soluciones viables y auto sostenibles para el desarrollo del medio y la maduración artística. Así nace Franqueando un apartado de "Polifranquearte", (base investigativa) que se enriquece de entrevistas y testimonio de diversos creadores, artistas y profesionales del medio con una trayectoria destacable.

Bajo esta iniciativa, tuvimos la oportunidad de entrevistar al carismático, curioso y vanguardista Hernando Urrutia,  investigador y artista multidisciplinario, con una trayectoria sumamente interesante y rica en experiencias. En su web encontramos infinidad de material documental sobre sus obras tanto a nivel teórico como práctico... Pero en polifranquearte queremos conocer un poco más sobre el autor detrás de la obra... 

 

¿Quién es Hernando?

Agradezco la generosidad con que se refiere a mi, pero Hernando es un individuo como todos… que pasamos por diferentes fases de nuestro desarrollo personal, intelectual, académico y de experiencias, es todo lo que leemos, oímos, vemos y escribimos, lo que realizamos en acciones, sean estas banales o con un cargado contenido poético, sean estas artísticas o no…. Como todos, soy el resultado que engloban las experiencias vividas, lo que absorbemos en nuestro entorno y las diferentes culturas que asumimos, lo que uno fue, es y será, uno es un compendio de las vivencias y circunstancias… cada uno es lo que siente que debe ser, en mi caso yo sentí desde muy pequeño una atracción y sentido especial de sensibilidad en el campo de la creatividad, de la área artística…

Soy un ser que siempre se sintió seducido por diferentes áreas artísticas, en el cual realizaba algo de cada una, pero siempre con especial deseo en las artes plásticas, el diseño y la música, que después se tornan… los pilares de mi búsqueda, que inicialmente eran solo deseos y placer de expresarme y sentir la creación en mis manos, el placer que producía la creación el feedback que nos retroalimenta, que después se tornan pilares de mi inquietante exploración.

Hace muchos años atrás hasta ahora, lo que soy actualmente, o por lo menos me considero aún un explorador inquietante, un creador que le gusta ir en la vanguardia, que trata de quebrar barreras, en busca de la provocación, de lo subversivo y que dentro de mi contexto pretendo crear reflexiones en mi trabajo, que no siempre formulo respuestas, mas bien creo interrogantes en mi publico, esperando generar reflexiones en el espectador, creando nuevas formas narrativas como respuesta a los conceptos dentro del interés de mi investigación, me considero un artista multidisciplinar.

¿Cómo llegaste a ser el artista que eres hoy?

No sé si en todos los artistas se da, pero creo que como todos los artistas, es un camino que se va dando y que nosotros sin querer exactamente lo vamos labrando, pues mi deseo de creación constante me llevo a pensar que podría ser arquitecto, cuando era aun un niño nunca pensé que podría ser artista, solo sabia que tenia una fuerte inclinación hacia lo estético y su creación en sus diferentes manifestaciones. Que luego cambio llevándome para las artes visuales y después no vasto y estudie diseño, mas tarde me torne docente universitario, mis exposiciones iniciales eran muy furtivas y casi por casualidad, no estaba muy interesado en participar, después de un periodo en que me dedique a la creación en el área del diseño, y a la docencia universitaria, tuve la necesidad de escribir y clarificar mis ideas con respecto a cuestiones derivadas de la estética y comencé escribiendo e investigando sobre varias reflexiones, que me interesaban en el momento, luego apareció el deseo de dar forma al pensamiento critico y reflexivo que estaba suscitando en mi los deseos de explorar, de experimentar, volviendo a mi el ímpetu de plasmar mi proceso, por que para mi siempre fue primero lo intelectual que lo intuitivo, en la experimentación a largo de mi creación artística. Creo que desde mi Doctorado en Media-Arte Digital, tuve una mayor conciencia de las posibilidades, de los nuevos medios, aunque ya los trabajaba anteriormente, desde el ámbito del sonido, donde en el pasado estuve siempre conectado a la vanguardia de la creación sonora, además de la experimentación de la imagen desde la fotografía, el vídeo y las diferentes técnicas de las diferentes áreas artísticas que las utilizaba y fundía en busca de nuevas formas de expresión, el acercamiento a la Media-Arte Digital ayudo a reforzar en mi un mayor sentido de apropiación y fascinación por la tecnología, lo que hizo un viraje a nuevos lenguajes de expresión para la creación de mis nuevas obras.

¿Qué te inspiro a dedicarte a la investigación a través de la expresión artística?

Como siempre he dicho “El querer saber es un proceso de humanización, de allí surge la preocupación estética que supone la reflexión ontológica y antropológica al mismo tiempo”.

Y como lo dije anteriormente tuve la necesidad de investigar sobre varias reflexiones que me interesaban en el momento, para dar forma al pensamiento critico y reflexivo que estaba suscitando en mi proceso de búsqueda. Creo firmemente que todo artista que trabaja en el ámbito dela vanguardia debe ser un investigador… de una o otra forma, sea este formal académico en su metodología o de carácter menos riguroso, creo que todo el que busca romper lo establecido y encontrar nuevas formas narrativas en la experimentación, sean estas del índole que sean… 

Creo firmemente que todo artista que trabaja en el ámbito dela vanguardia debe ser un investigador…

Debe tener un pensamiento crítico y de investigación, pues en este momento de las artes contemporáneas es imprescindible que sus creadores tornen el desarrollo de sus trabajos como parte de una investigación para su fundamentación, pues el ser investigador es una necesidad del artista actual, pues cada vez el artista esta mas formado en su profesionalización, tiene mayores posibilidades académicas y en áreas mas especificas, lo que ayuda a crear un ámbito mas intelectual y experimental en sus obras. Además cada vez los Salones, Bienales, Festivales y Encuentros de Arte Contemporáneo, en Museos, Galerías, Instituciones Culturales y Residencias Artísticas, son mas exigentes y sus Directores Artísticos/Comisarios, requieren una mayor fundamentación de parte de los artistas para seleccionar sus obras, pues las obras de arte contemporáneo requieren de una base de sustentación acertada.

¿Cuándo supiste que era el arte y no una ciencia más específica para descubrir estas respuestas que buscabas?

El arte es siempre el que conlleva la parte poética del discurso y quien nos motiva, la ciencia en mi caso creo que se funde, la ciencia (tecnología) me sirve como herramienta de trabajo para desarrollar mis propuestas… esto viene desde muy temprana edad, donde siempre tuve un interés por lo nuevo, lo transgresor… y nosotros los artistas contemporáneos, estamos llamados a desarrollar nuestras obras a partir de las tecnologías/herramientas que son propias de nuestro tiempo.

El arte siempre será la base de mi trabajo, es el que motiva mi proceso de creación, y no la tecnología, la tecnología solo es la que me permite llegar a dar las respuestas a mis deseos de plasmar aquello que me interesa desde un ámbito experimental y actual, desde una diversidad de nuevas formas de creación que las artes tradicionales de las cuales viene mi formación inicial, no me lo permiten.

¿Dónde se encuentra Hernando hoy con respecto a su carrera? ¿Qué buscas ahora?

Creo que estoy nuevamente en el inicio… como artista emergente, pues así llevemos años en nuestra carrera, cuando nosotros cambiamos nuestra forma de crear y utilizamos nuevos medios y herramientas, esto nos lleva nuevamente a la base, a la experimentación, claro estamos con un pensamiento mas profundo y con una experiencia que nos permite llegar a donde queremos mas rápidamente, pero a nivel técnico estamos nuevamente recomenzando nuestro camino, experimentando y encontrando nuevos caminos para expresar nuestro conceptos y fundamentos de lo que es nuestro centro de interés.

Busco seguir explorando nuevas formas de conectar al público con la obra, nuevas formas de afrontar los desafíos que yo propio me impongo.

¿Qué falta?

Falta mucho por recorrer, creo que estoy realmente en el inicio de esta nueva faceta artística del arte digital y el video arte que trabaje en el año 1989, hasta el 1991, y que comencé nuevamente en el 2013, el cual volví a reencontrar después de muchos años, donde en el año de mi inicio la tecnología no estaba muy desarrollada para la creación amplia en la experimentación, se trabajaba con las herramientas que existían, lo que nos tornaba muy recursivos y analógicamente experimentales. Falta algunos proyectos de experimentación en el espacio público, aunque ya he conseguido trabajar algunos, estoy en proceso e investigando como poner en practica la “sonification” de la imagen para aplicarla como factor de intervención del propio espectador dentro de la obra, no solo como participe de la parte visual, sino de la sonora también, dentro de un performance al vivo de imagen y sonido, tanto del artista como del espectador en una interface, creando lo que llamamos en el ámbito del Media-Arte Digital, la interacción y la reverberación, como factor de inclusión en la creación, entre otras. Creo que siempre habrá algún interés por desarrollar y siempre faltará algo por realizar.

¿Cuándo sientes que ha llegado a su final una obra?

Creo que una obra esta para mi terminada, cuando me encuentro satisfecho de la conexión que existe entre mi fundamentación y la materialización de su resultado, cuando técnicamente esta bien realizada, cuando cada por menor esta bien colocado, cuando rigurosamente la visualizo y la escucho, cuando se trata de video arte o arte sonoro, hasta que la encuentro que está realmente como deseaba… allí la obra esta terminada, no para el espectador si no para mi, debo estar completamente satisfecho con ella… ella debe estar siempre terminada para mi antes de ser mostrada, pues soy muy autocritico.

¿Tienes alguna posición con respecto al post-arte?

Realmente que se pretende decir con el post-arte… nunca lo entendí, pues se pretende decir lo que viene después del arte, como si el arte acabase… disculpe pero el arte no acabará mientras exista el ser humano que es el generador del mismo arte.

El arte es la manifestación del ser humano donde puede decir lo indecible, donde puede manifestarse, preguntarse, plantearse una cantidad de posibilidades de narrar y exponer diversos planteamientos de su existencia… podrán cambiar los lenguaje, las herramientas y la forma de plasmar las obras, dando respuestas con diferentes formas de asumirse dentro del contexto, mas no la esencia del arte, el arte contemporáneo, el arte actual necesita ser conceptualizado, mientras este sea contextualizado y donde su problema de carácter estético  manifieste de cierta forma un interesante rompimiento o nueva forma de abordaje este será valido.

Ahora se habla de la ridiculización del arte, por quienes no lo entienden, o no están en capacidad, pues carecen de las herramientas para una adecuada lectura, sobre todo en lo referente al arte conceptual… pero eso sería muy extenso para plantearlo en una entrevista, ¿será que el arte como lo asumieron y lo entendieron nuestros antecesores, en su contexto y tiempo, si lo proponemos en la actualidad, no es arte…?, eso claramente lo sabemos… queda lo que fue parte de la historia del arte… y sus importantes aportes, pues debemos conocer nuestra historia y como fue asumida en su momento para poder entonces plantear nuevas posibilidades o paradigmas, pero realmente si alguien pinta una naturaleza muerta o bodegón como era entendida en su auge, en el siglo XVII, seguramente que ahora en esta época del siglo XXI, no sería una obra… sería un ejercicio técnico, como muchos de los que hice cuando estudiaba, un simple ejercicio técnico, importante para ayudar a desarrollar mejor las diferentes técnicas, ahora si la cuestión que se subraya es sobre el realizar arte, este debe romper o crear una nueva dialéctica, con nuevos mensajes y lenguajes, que permitan la exaltación y la reflexión del espectador, allí ese bodegón asumido desde esta nueva perspectiva, es posible que se torne una obra de arte, ahora cuando hablamos de los valores estéticos, el mirar que siempre tiene una tendencia subjetiva en el arte, los amantes del clasicismo artístico que se basan en los cánones de la belleza clásica, donde su fundamento es la el manejo impecable de la técnica… ciertamente que el arte conceptual, no será fácil de digerir y mucho menos de acercarse para tratar de entenderlo, por que desde ya tiene una barrera de choque estético, se torna un problema netamente estético, donde se plantea que es lo bello, donde la educación visual artística contemporánea juega un importante papel, pues el ser humano contemporáneo debe acompañar los avances de la actualidad, pero no solo en las tecnologías de la cotidianidad, los llamados “gadgets” tecnológicos, si no al pensamiento contemporáneo, que implica una mayor abertura a lo nuevo, a la reflexión y critica que nos deparan las nuevas manifestaciones artísticas para conseguir acompañar la contemporaneidad, pues una mente conservadora y poco abierta a los cambios que constantemente nos propone el arte contemporáneo, no conseguirá asumir las nuevas propuestas que esta nos presenta.

Después de haber viajado por todo el mundo con tu arte, ¿Cómo ves el futuro del arte?

El arte contemporáneo siempre ha sido complejo en su estructura dentro del circuito, pero solo con un verdadero trabajo se llega a el, independientemente del área artística en que se desarrolle, estar en el circuito te permite estar constantemente con criticas de tu trabajo lo que viene a enriquecer el mismo, es un feedback constante de tu trabajo, lo que accede además de tu mirada crítica, el madurar tu obra.

Para hablar del futuro del arte si me permite lo hare desde mi ámbito del video arte, el arte digital  en general desde el área del Media-Arte Digital, en esta área en la cual se esta desarrollando cada vez mas obras en los diferentes contextos de la tecnología, se están abriendo nuevos canales de difusión, de experimentación con los llamados (Lab) laboratorios para poner en practica estas nuevas experiencias de áreas multidisciplinarias, donde cada vez existen mayor cantidad de Festivales y conferencias internacionales en la investigación de nuevos artefactos y sus formas de fundir la tecnología y el arte, creo que es e camino del futuro en el arte, creo que es un claro surgimiento en todo el mundo de los nuevos lenguajes y medios expresivos de tecnológicos como formas expresivas.   

¿Qué le dirías a un autor emergente hoy?

Después de 32 años de carrera profesional… que empecé a los 22 años, creo que yo ahora me encuentro en el mismo lado de el, pues ahora me siento nuevamente un artista emergente, por que estoy recomenzando nuevamente desde el ámbito del arte digital y del video arte como lo dije anteriormente… pero con la experiencia de carrera le puedo decir que si deseas ser un artista emergente y llegar a ser reconocido o por lo menos que tu obra sea vista en varios sitios del mundo, debes seriamente trabajar con dedicación a aquella área artística que mas te apasiona, solo la pasión permite dar un gran tiempo para el desarrollo de nuestro trabajo artístico, tienes que adorar lo que haces, tienes que disfrutarlo plenamente.

Además debes siempre tener una sustentación teórica, un fundamento de tu trabajo, por que el dominio de la técnica por la técnica de nada sirve si no dices nada, eso lo sabemos todos los que nos encontramos dentro del área del arte contemporáneo… pero es bueno no olvidarse, ni siquiera por un momento, si no difícilmente conseguirás postular tus proyectos a diferentes convocatorias, sean estas regionales, nacionales o internacionales, para llegar a los mecanismos de la legitimación del arte, como lo son los Salones, las Bienales, los Festivales, los Encuentros, y las Residencias Artísticas, además de las exposiciones en Museos, Fundaciones e Instituciones culturales.

Siempre debes buscar ir mas allá, nunca quedarte allí con lo que estas satisfecho, debes siempre ir en busca de la provocación, de lo subversivo, de nuevas posibilidades, en la investigación, en la experimentación para su puesta en practica…

 

 

Diana Nieto

Creando Sentido

DIANA NIETO BLÁZQUEZ

Valladolid 9 de Junio de 1972

 Artista autodidacta, viene desarrollando su obra desde 2009, cuando comienza a experimentar con la pintura en tela, trabajando durante un corto periodo en un estudio de diseño textil y formándose en distintas técnicas de pintura en tela. Posteriormente realiza acercamientos a la arteterapia, al entender el arte como herramienta para el autoconocimiento y la conexión entre el mundo interior y el exterior.

En 2017 realiza formación básica en  bodypainting (bellypainting) y acuarela, técnica que  le lleva a trabajar con la tinta china, elemento  que actualmente  constituye  la base de su obra.

Formada como bióloga y con estudios en ciencia tecnología de los alimentos, a pesar de su formación científica, el ambiente familiar en el que crece, propicia el permanente y cercano contacto con el mundo de la creatividad, el arte y la artesanía, convirtiéndose esta en los inicios, en el elemento a partir del  cual  compartir su necesidad de investigar y crear. En este punto participa en varios proyectos para la dinamización y divulgación de la artesanía, de la mano de la asociación ENTRE MIS MANOS de la que es cofundadora.

Actualmente su obra se desarrolla en el marco de un  proyecto personal, nacido hace siete años, llamado CREANDO SENTIDO, donde  la expresión artística se convierte en el hilo conductor del  autoconocimiento y la necesidad de expresión de los descubrimientos del mundo interior. Así CREANDO SENTIDO se inicia desde una vertiente espiritual, donde el medio hacia el mundo material es la experimentación a través de las artes plásticas,  fusionando técnicas y materiales muy diversos, que van desde el vidrio, la tela, el papel, el cobre, o cualquier  elemento de la naturaleza.

 

Artist Statement

Mi obra como la de cualquier artista, refleja la necesidad de expresar, en este caso,  que  formamos parte de la naturaleza, siendo todos  uno sólo, dentro de nuestra singularidad y  que la libertad llega a través del autoconocimiento y de expresarse desde la verdad para conseguir la coherencia vital y la paz interior.

Del concepto paz, entendiéndose como sosiego, es desde donde intento siempre crear y transmitir, para que el observador pueda respirar y sentirse bien  al mirar mi obra. Por ese motivo utilizo  la acuarela y la tinta china un  medio  que entiendo, crear una sensación etérea que ayude a la calma.

Autodidacta en el terreno artístico, el arte se ha convertido para mí, en el punto de convergencia de mis  inquietudes, el conocimiento  y amor por la naturaleza, la curiosidad por el mundo mental, el descubrimiento del mundo espiritual y mi necesidad casi compulsiva de crear, de cambiar y de experimentar. Todo ello, en mi caso, confluye en la expresión artística como medio a través del cual crear sentido en la vida.

 

La artista ha decidido mantener una relación ética con cada obra que realiza y su compromiso con el público espectador que recibe una pieza única e inigualable cada vez...

Enlaces de Interés sobre la Autora:

Pagina web de la Autora

Expo por el día de la mujer en el MUMUAR (Marzo 2019)

Creando Sentido en Art & Breakfast 5

Diana Nieto y sus piezas de Creando Sentido, se unieron a la donación de obras para "exploradores del arte", una yincana de arte para chicos de entre 5 a 12 años, donde al final de su recorrido encontraban "el gran salón del tesoro" (una galería organizada por franquearte) donde encontraban obras de diversos estilos, técnicas y autores que podían adquirir con los puntos conseguidos durante las diferentes dinámicas que tuvieron que superar durante el recorrido de la feria con el equipo de mediadores de la 14 edición de Expertos en Gestión Cultural de Factoría de Arte y Desarrollo.

  Logrando así fomentar la educación en el arte, el coleccionismo y el valor del arte desde  la infancia. Al mismo tiempo que se logro visibilizar el trabajo de más diversos autores emergentes...

Diana Vasina

BANNER FRANQUEARTE

Diana Vasina

Proxima Exposición en Madrid:

  En la sala 2 encontraremos la obra de Diana Vasina: quien nos propone una reconcialización con nuestras raíces, con la naturaleza y el amor por la vida. Su profunda conexión con lo vivo la hace saltar entre técnicas para crear un discurso sobre lo que no puede poner en palabras.

  Con ella tendremos un encuentro el día viernes 6 de marzo, donde nos enseñara las bases de su proceso creativo.

Artista plástica y muralista residenciada actualmente en País Vasco, nacida en 1991 en el norte
de Ucrania, en la región de Chernobyl. Graduada en el 2016 en el Master de bellas artes con
especialidad de pintura y profesorado de arte monumental en “Ucrania Academia Estatal de
Kharkiv”.


Diseñadora y productora de proyectos de decoración interior y exterior en técnicas de acrílico,
fresco y estuco. Creadora además de obras gráficas y vidriería.


Ha realizado residencias artísticas para la realización de diversos proyectos creativos en: India,
Rusia, Ucrania, Finlandia y ahora España.


En sus obras busca el equilibrio, el sentido de armonía donde encuentra que hay lugar para todo. En su proceso, la fusión entre la creación, lo material y lo espiritual se entrelazan formando una imagen completa del mundo que se muestra en interacción constante con la evolución de los seres vivos que aparecen  reiteradamente en sus piezas, a veces incluso sin intención o sin estar explícitamente implicados.

Enlaces de Interés sobre la Autora:

Web de la Autora

Obra disponible en el Art Store

NirArte en Art & Breakfast 5

Diana Vasina  se unió a la donación de obras para "exploradores del arte", una yincana de arte para chicos de entre 5 a 12 años, donde al final de su recorrido encontraban "el gran salón del tesoro" (una galería organizada por franquearte) donde encontraban obras de diversos estilos, técnicas y autores que podían adquirir con los puntos conseguidos durante las diferentes dinámicas que tuvieron que superar durante el recorrido de la feria con el equipo de mediadores de la 14 edición de Expertos en Gestión Cultural de Factoría de Arte y Desarrollo.

  Logrando así fomentar la educación en el arte, el coleccionismo y el valor del arte desde  la infancia. Al mismo tiempo que se logro visibilizar el trabajo de más diversos autores emergentes...

Diana Vasina viene a Madrid!

La artista Ucraniana ha sido recientemente seleccionada para presentar una obra en "Ellas Hablan", una exposición colectiva organizada por el colectivo "con A de Arte", en el marco del día de las actividades por el mes de la mujer. 

Diana nos presenta su obra “Entre tus manos” que  habla  “... de la mujer y la madre naturaleza, la Madre Tierra, aquella que da vida, fortaleza y sustenta la existencia” 

No pierdas la oportunidad de conocer a esta gran artista el próximo sábado 16/03/19 en la biblioteca publica municipal Eugenio Trías de 11h a 15h

Diana Vasina es una artista emergente apoyada por la plataforma de Franquearte Vive el Arte, contando con la gestión cultural, comisariado, representación, comunicación y marketing cultural de la mencionada plataforma. Además, estuvo bajo la consultoría del programa de psicofranquearte para el desarrollo de su carrera artística.

Toda la información proporcionada en esta página está protegida por derechos de autor, si requiere cualquier otra información puede contactar directamente a través de nuestra sección de contacto o a través del correo franquearte@gmail.com o al +34 604 346 050.

Victor Lopez

Victor López

  Víctor López es ideólogo, fundador, expresidente y secretario de ONG Capacitarte. Creador en 2007 del concepto “ARTE INCLUSIVO”, en 2012 idea y organiza el “SIAI”, (Seminario Internacional de Arte Inclusivo). En 2017, inicia el Centro Especial de Empleo "EsAí" y "FIAI" Federación Internacional del Arte Inclusivo. 

   Reconocido por diferentes instituciones, destacan; “Premio Asociacionismo de Andalucía 2007”, gracias al Instituto de la Juventud. En 2012, SIAI valorado como “Excelente y Buenas Prácticas” por Agencia Nacional Española. En 2013, Premio “Construye un Nuevo Mundo” de Fundación Vodafone España y en 2014, Mención Especial del “Premio Andaluz al Voluntariado Internacional”.      

Enlaces de Interés sobre el Autor:

 CV

Subastas de la Real

EISA

Pagina Web del Autor

Dossier Ai Love You

Catch U - Capturarte

Este proyecto de Arte Digital, capturando pantallas del móvil, nació en marzo de 2014 uniendo Arte y Nuevas Tecnologías, con la intención de transmitir motivaciones, sensaciones, inquietudes… Y dando importancia al tiempo. En la revista INCLUYENDO 19, (Pag. 34), publiqué el primer boceto, expresando la necesidad de la motivación, en la realización de cualquier actividad. Destacar la evolución que han tenido los dispositivos móviles en este tiempo, y la posibilidad actual de capturar imágenes, sin tener el día o la hora, en el centro de la pantalla.     

     En 2015, creé el primer Mosaico de trascendencia internacional. Constaba de 50 imágenes de temáticas diferentes: música, cuadros, diseños, etc. Como una forma diferente de mostrar mis imágenes y hacer fotografía, con “Capturarte 2015”, quise plasmar cronológicamente, las sensaciones del Decenio de Arte y Discapacidad, teniendo presente el libro “Psicología en el Arte”, de Giséle Marty.  * CAPACITANDO1 y 2. Este mosaico fue preseleccionado en el “VI Big-i Art Project” en Osaka, Japón.

     En el año 2016, con un clima de inestabilidad e incertidumbre mundial, y después constatar el éxito de la idea, generé el proyecto para establecer con 5 mosaicos, la fórmula del “Arte Inclusivo”. Inspirado por Wassily Kandinsky en su libro “De lo Espiritual en el Arte”. * INCLUYENDO 14, (Pag. 49) Audioresumen.      Me propuse crear un conjunto de mosaicos, cuyo resultado reflejara el carácter sincero y emocional, en la creación artística de las personas con discapacidad.  Esta fórmula se define: Paz + Amor = Ai.

     Durante 2017, año de disolución de la ONG Capacitarte, organización pionera en la unión de “Arte y Discapacidad”, realicé 400 capturas de cuadros, fotografías propias con amig@s, noticias de Twitter, diseños, música y escogiendo a Angelina Jolie y Alessandra Ambrosio, como Musas de “Capturarte 2017”. Este mosaico también fue preseleccionado en el “VII Big-i Art Project”.

     En 2018, Año del Amor, la idea ha sido continuar la base de 2017, con un menor protagonismo de cuadros famosos y dando más espacio a fotografías y diseños propios, introduciendo imágenes de Instagram, películas y libros interesantes, música asociada a cada momento, recuerdos, etc. Acercando la idea original, a una agenda personal, componiendo una narrativa y cuidando especialmente el color y la forma. El tamaño impreso que puede alcanzar cada uno de los mosaicos, va de 50 x 50 cm a 8 x 8 metros, manteniendo calidad y nitidez.

Iluminatela

Iluminatela

De la búsqueda de la belleza y la armonía surgen los cuadros iluminados.

  La esencia de mi obra es dar una vuelta de tuerca al trompe   l´oeil con luz y volumen. La necesidad de crear es algo que existe dentro de mi desde la infancia y la he plasmado a través de tejidos, wall paper, pantallas, bombillas, latón, ramas secas y otros materiales que al verlos me inspiren. 

  Mi proceso creativo empieza eligiendo las telas o tal vez me eligen las telas a mi, ... a continuación visualizo el modo en el que quiero darles luz y volumen. me encanta el cambio que experimentan al iluminarlos, la luz lo cambia todo, me gusta jugar con volúmenes y perspectivas, con la ilusión de que no hay nada y la magia que transmite iluminado. 

  Me inclino por  los temas amables que aporten serenidad y belleza, ser original y superarme en cada obra. 

  Quiero que mis cuadros iluminados, termino con el que he bautizado a mis obras, transmitan originalidad, creatividad y elegancia. 


La búsqueda de la elegancia es una constante en mi vida y por tanto en mi obra. 

 

"Búsqueda de Luz Armonía y Belleza"

para enfrentar el caos de la vida contemporánea...

  En el mes de Abril inauguramos la primera muestra expositiva de esta misteriosa pero sofisticada autora, quien a través de de elegantes telas, wallpapers, diversos materiales y diseños, incorpora la iluminación para entrar en un juego de búsqueda de la belleza, la armonía y la elegancia. 

  El encanto de estas piezas reside en lo sofisticado, y la dedicación que pone Iluminatela en cada obra hecha a mano, su pasión, su ilusión y su propia vida se ven reflejadas en cada extensión, costura y selección... 

  Es una apuesta arriesgada que se encuentra en los márgenes entre lo decorativo y el arte, preguntandose:  ¿lámparas o cuadros iluminados? - En franquearte invitamos a abrir el debate contemplando las piezas y conociendo a su autora, dialogando sobre la polémica del objeto artístico que por su recurso de utilidad contextual, ¿podría ganar o perder valor como Arte?

Disponible al público general a partir del 26 de Abril 2019 hasta el 8 de Junio en Gran Vía 9 (hotel catalonia).
Organizado por Franquearte - Vive el Arte, bajo la gestión cultural de Corina López De Sousa.

Fotos de la inaguración

Lorena Torres

El Pájaro Negro

by Lorena Torres 

Próxima Exposición

Auto Biografía: 

Soy un artista que le encanta probar siempre nuevas formas de expresar, sobre todo libertad. Hacer lo que siempre me ha gustado pero transmitiendo cierta parte de mí en las ilustraciones es lo que me hace quien soy y gracias a ello estoy en constante descubrimiento y crecimiento.

Estudié publicidad y diseño en Ecuador luego fotografía de moda en Madrid lo que siempre me ha llevado a explorar nuevos métodos creativos en donde lo visual y lo estético forma parte de mi discurso, ilustración forma parte de mi vida desde muy pequeña pero como me gusta hacer las cosas a mi manera nunca estudia ilustración ciento que cuando estudias algo que te encasillas en lo que se debe y no hacer por eso siempre lo evité.

 

Proyecto Ryokō

El proyecto de los mapas empezó hace 2 años más o menos, aunque el mundo de los mapas para mí siempre ha tenido gran simbolismo, sobre todo cuando te mudas a otro sitio lejos de tu país y pasas a ser extranjero. Sin embargo te das cuenta de que estas limitaciones están puestas en un papel. Es solo una pantomima económica y social que nos hemos creado en nuestra cabeza.

Para mi un mapa representa un lienzo lleno de líneas que utilizo para re-crear y darle un significado distinto a algo ya proyectado. Sobre todo me baso en ¨la belleza de la imperfección” más conocido como Wabi Sabi, que refleja la forma de elementos de aspecto natural o rústico que aparecen en los objetos cotidianos. En este caso el mapa es el objeto y mi ilustración la forma.

 Una parte de este proyecto me ha invitado a investigar sobre la cultura de cada mapa que pinto, y descubrir las creencias y mitos que se encuentran ocultos más allá de la sociedad política y económica que los medios le dan a cada frontera. Yo creo que todos podemos y debemos disfrutar de los derechos universales del mundo y utilizar un mapa solo para observar el maravilloso arte de la cartografía.

Uno de los artistas más influyentes para mi es Miró; el surrealismo y la manera de plasmar el arte abstracto a su manera me encanta y sobre todo lo que me transmite con cada pieza, como utiliza las formas y sobre todo la mezcla e integración de los colores es lo que lo hace muy característico.

Y mi otro artista favorito es Basquiat, por su gran alusión sobre la problemática de las minorías étnicas, su recorrido artístico y su estilo único que a quien le gusta le gusta y a quien no, pues no y eso lo deja muy claro con sus obras. Simplemente un Maldito Genio.

“I don’t listen to what art critics say. I don’t know anybody who needs a critic to find out what art is.”

Proyecto Ryokō

El Pájaro Negro en Art & Breakfast 5

Lorena Torres y sus piezas como la ilustradora "El Pájaro Negro", se unieron a la donación de obras para "exploradores del arte", una yincana de arte para chicos de entre 5 a 12 años, donde al final de su recorrido encontraban "el gran salón del tesoro" (una galería organizada por franquearte) donde encontraban obras de diversos estilos, técnicas y autores que podían adquirir con los puntos conseguidos durante las diferentes dinámicas que tuvieron que superar durante el recorrido de la feria con el equipo de mediadores de la 14 edición de Expertos en Gestión Cultural de Factoría de Arte y Desarrollo.

  Logrando así fomentar la educación en el arte, el coleccionismo y el valor del arte desde  la infancia. Al mismo tiempo que se logro visibilizar el trabajo de más diversos autores emergentes...

Lorena Torres (El Pájaro Negro) es una artista emergente apoyada por la plataforma de Franquearte Vive el Arte, contando con la gestión cultural, comisariado, representación, comunicación y marketing cultural de la mencionada plataforma. Además, estuvo bajo la consultoría del programa de psicofranquearte para el desarrollo de su carrera artística.

Toda la información proporcionada en esta página está protegida por derechos de autor, si requiere cualquier otra información puede contactar directamente a través de nuestra sección de contacto o a través del correo franquearte@gmail.com o al +34 604 346 050.

EventosFeria1819

Aquí podrás enterarte de todas las actividades que tuvimos y por venir! No te pierdas ni en segundo de está feria de arte que dará de que hablar.

Sábado 08/12/18

Inauguramos acompañados del aclamado canta autor y pianista Jose Ruiz (@joseruizmusica) en acústico...

El autor que nos regala versos como: 

"En la desnudez resida la autentica belleza y es la piel la mejor de las ropas. Sin complejos y brillando con su luz propia, con sus arrugas y defectos, con sus sinuosas formas y su cálido tacto"

Destaco con un pequeño concierto con el que amenizo la velada en este primer encuentro con su piano y voz, presentando canciones clásicas para todos los gustos,  fragmentos de su ultimo disco "Segunda Piel". Y además nos sorprendió con un poema de lo que será su próxima producción. 

Esta temporada disfruta de la música de nuevos talentos: regalate o regala valor y obras ineditas. Ven y escucha su producción en la galería, donde tendremos por esta temporada su ultimo disco a la venta para que puedas llevarte su música y disfrutar de todas sus melodías.  

Miércoles 12/12/18

Próximo miércoles tienes una cita en Rizoma con Le Víc quien nos deleitara con una sesión re mezclada y ecualizada en directo, de música independiente y electrónica contemporánea ...

Escucha un adelanto a través de: https://soundcloud.com/victorianochm

Ven y comparte del mejor ambiente lleno de arte vivo, conoce lo que tenemos para ti en estas navidades. Entrada Gratuita!

Sábado 15/12/18

Taller de Ilustración sobre el proyecto: Ryokō

Una invitación a investigar sobre la cultura de cada mapa de interes, y descubrir las creencias y mitos que se encuentran ocultos más allá de la sociedad política y económica que los medios le dan a cada frontera. Dice la autora: "Yo creo que todos podemos y debemos disfrutar de los derechos universales del mundo y utilizar un mapa solo para observar el maravilloso arte de la cartografía."

Un mapa representa un lienzo lleno de líneas que puede ser utilizado para re-crear y darle un significado distinto a algo ya proyectado. Basado en ¨la belleza de la imperfección” más conocido como Wabi Sabi, que refleja la forma de elementos de aspecto natural o rústico que aparecen en los objetos cotidianos. En este caso el mapa es el objeto y la ilustración la forma.

No te pierdas de este maravilloso proceso creativo por tan solo 5 euros la entrada.

INCLUYE MATERIAL DE TRABAJO.

Previa Inscripción a través de franquearte@gmail.com o al telefono 604 346 050

Jueves 20/12/18

Charla y foro abierto con la autora Aitana Martín sobre su artículo: "¿En qué espejo te miras? La imagen en la adolescencia".

Hablaremos sobre la importancia de la construcción del pensamiento crítico en los adolescentes a través de la educación visual con actividades artísticas y la necesidad de contrarrestar los cánones, estereotipos y modas de nuestra cultura audiovisual con el público más joven.
La artista abordará así este tema de debate tomando como base sus experiencias como profesora de instituto y voluntaria en diferentes talleres artístico - pedagógicos en hospitales.

¡Os esperamos a todos, el próximo jueves a las 19h en la Galería Rizoma para compartir un rato muy interesante y didáctico!

Podréis ver también la exposición conjunta de artistas que actualmente exponen en Rizoma y de la cual podréis llevaros algún regalito para estas Navidades 😜🎄🎅

Este evento está organizado por A Place for Art Franquearte y Rizoma

Viernes 21/12/18

Taller de Acuarela para Familias - Creando la carta para Santa

El objetivo final del taller es enseñar a las familias las bases de la acuarela y sus posibilidades y adaptar la composición y la creatividad a un formato, en este caso, la carta.

Antes de pintar…Se mostrarán al inicio del taller varios ejemplos; crear una cabecera, decoración de los bordes, elección de motivos a utilizar, uso de la mancha de acuarela como motivo decorativo, pequeña muestra de lettering…
Explicaré la técnica de la acuarela y sus propiedades, sus limitaciones y sus posibilidades, así como la forma de cuidar el material y usarlo.
Acto siguiente, cada familia pensará y elegirá cómo quiere hacer su carta y hará un breve boceto a lápiz para estructurar su composición.
¡A pintar!
Una vez finalizado, se lanzará a la pintura. Ahí mi intervención se basa en el apoyo a las familias, resolver dudas concretas, guiar en el uso del material, ofrecer posibles soluciones a dificultades que vayan surgiendo…
Es importante para mí que las familias tengan claro que no voy a ofrecer dibujos a colorear, que para mí lo más interesante es que ellos creen y disfruten de la creación.

El taller tiene un costo de 30 euros por familia (2 personas, 5 euros un familiar extra) 
INCLUYE MATERIAL de trabajo
Previa Inscripción a través de franquearte@gmail.com o al telefono 604 346 050

Sábado 22/12/18

Circlosión de Carcajadas presenta: Monólogo Cómico Solidario "Mamá no quiero ser Normal" con el gran Eduardo del Pino a beneficio del proyecto " Camino a Limbok" (isla donde ocurrió el terremoto en Indonesia) y donde el colectivo Circlosión de Carcajadas quiere llegar a regalar sonrisas y ayuda a su población, por lo que todo todo el dinero recaudado de la venta de calendarios durante la feria y la donación voluntaria a la entrada del evento, serán destinados a dicha causa. 

Iniciativa apoyada para activar el ecosistema artistico en las causas sociales y en el marco de la feria de arte emergente que se une con A Place for Art , Franquearte y Rizoma.

Acompañanos a disfrutar de la gran actuación de Eduardo y apoyar el talento de las diversas artes que te esperan en esta feria.

Viernes 04/01/19

Con su reciente lanzamiento "La Guerra de un Poeta", Daniel Velazquez nos propone un "Recital Bélico" con un performance poético con que nos introducirá en sus nuevos versos. 

La idea es presentar el libro con una puesta en escena que dé lugar a un recital poético- interpretativo, donde en este caso el autor/actor expone una serie de poemas al público como nunca antes han vivido. Haciendo partícipe al público de la sensación interna de cada texto, con la ayuda de un pequeño y básico juego de luces y un proyector. El intérprete expondrá un viaje sensorial a los participantes que deseen taparse los ojos y una digna puesta en escena a aquellos que prefieran observar.

Será un pequeño show con formato de representación literaria-dramática con doble objetivo. Primero: Transmitir las emociones y experiencias vividas en “La Guerra de un Poeta”. Y segundo: conseguir que el espectador salga del evento con la miel en los labios para convertirse en lector, es decir, atraer al público, de cualquier edad, a la lectura y literatura contemporánea.

La Guerra de un Poeta es una antología poético-filosófica, la cual nace de la pura necesidad artística y transformadora de un ser humano que plasma su visión vital en palabras. Se trata de una cuidada recopilación de textos narrativos y poéticos cargados de fuerza lírica como expresión en los sentimientos y pensamientos del autor. Es un viaje en forma de exposición bélica introspectiva, desde lo más oscuro e inhóspito del ser humano hasta llegar a la luz y sabiduría después de cada batalla. Hasta esa luz que tenemos dentro y que tanto nos cuesta proyectar en nuestro caminar diario.

Se tratan temas humanísticos y existencialistas (llamados Estaciones) que abarcan cuatro ámbitos que interesan a cualquier persona: Oscuridad, Sexualidad, Amor y Luz. Siendo estos los cuatro puntos o estaciones por donde pasa cualquier ser humano y donde se puede permitir reflexionar y avanzar de forma progresiva dentro de cada uno de ellos.